4

4

mercredi 19 octobre 2011

44-PICASSO-"LA JOIE DE VIVRE"-1946-ÉTUDE D'OEUVRE DE PROXIMITÉ





ÉTUDE SYNTHÉTIQUE

INTRODUCTION

Une œuvre ne peut être réduite à ses seules descriptions et analyses : son statut d’image et sa matérialité l’empêchent. Seul le contact direct avec l’œuvre permet une approche sensible. 

L’approche culturelle permet cependant d’enrichir la découverte de l’œuvre grâce à la connaissance de l’époque, de l’artiste et de sa démarche. En multipliant ainsi sur l’œuvre des coups de projecteur parcellaires, les aspects mosaïques et synthétiques de l’œuvre se révèlent en partie.



PICASSO Pablo (1881-1973), La Joie de vivre, octobre 1946, Antibes,
 Ripolin sur fibrociment, 120x250 cm, Antibes, musée Picasso.



Dans la Joie de vivre (1946) de Picasso, la figure de la danseuse au tambourin, par exemple, devient ainsi tour à tour une figure allégorique de la Paix et du Bonheur, une bacchante antique, une figure fantasmée de la femme aimée, une représentation de Françoise Gilot, un exemple de la quête artistique insistante chez Picasso de la représentation du corps (la femme dénudée, la figure aux bras levés, le corps en mouvement), une forme contournée, déstructurée et bleuie, une danseuse inspirée d’un tableau de Poussin, une réponse aux femmes de Matisse …

LE CONTEXTE

-historique : 1946, l’après-guerre, la paix retrouvée,

-géographique et culturel : la Méditerranée, Antipolis et la création au château Grimaldi,

-biographique : Picasso et le séjour avec Françoise Gilot (son bonheur, son amour, sa muse, son modèle).

   
LA GENÈSE DE L'OEUVRE

Ci-dessous, deux étapes du tableau et ses repentirs (transformations) au cours de sa réalisation :


    SIMA Michel (1912-1987), photographies en noir et blanc de La Joie de vivre
prises en septembre et octobre 1946.


L’ŒUVRE

-le thème : joie de vivre, la fête sacrée (l’Âge d’or à Antipolis, pastorale et bacchanale, le bord de mer, la figure de Françoise), les représentations des monstres hybrides antiques,

-les références artistiques : l’intégration des figures dans le paysage (la question plastique), la référence à la Peinture (Bacchanale de Poussin, œuvres de Matisse), aux formes primitivistes et à sa propre expérience cubiste (forme, espace, couleur).


CONCLUSION

Cette œuvre de Picasso, comme de nombreuses autres œuvres de l’artiste, traduit donc tout à la fois une actualité collective et personnelle, un monde réel et mythique, l’affirmation d’un sentiment, un univers plastique personnel et des références artistiques. Elle montre cependant une volonté décorative (murs du château Grimaldi), l’utilisation de matériaux nouveaux (support, peinture et cadre) et la primauté du dessin (contour).



ÉTUDE DÉTAILLÉE

I LE CONTEXTE


1-Le contexte historique (1946)

La fin de la seconde guerre mondiale et de la barbarie. La paix et l’espoir retrouvés.


2-Le contexte géographique (Antibes)

Dès l’entre-deux-guerres, Picasso aime quitter Paris et prendre ses quartiers d’été dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, sur la Côte d’Azur (Saint-Raphaël, Antibes). 

Grâce à la paix, il y revient l’été 1945 puis, l'année suivante, en janvier et de juillet à novembre 1946. Il fréquente particulièrement Golfe-Juan, le Cap d’Antibes et Antibes. Il aime profiter de la plage, de la mer et des produits de la pêche, s’inspirer du paysage marin et retrouver la lumière et l’aspect encore sauvage des lieux.


3-Le contexte culturel

-la Méditerranée – « Je suis d’ici » Picasso

Picasso est né dans la ville espagnole de Malaga (Andalousie) au bord de la Méditerranée et il y a passé son enfance. Il aime les paysages méditerranéens (le soleil, la mer, la végétation, le cheval, le taureau) mais également la culture méditerranéenne gréco-romaine (les mythes antiques) dont il revendique plus particulièrement l’héritage depuis son voyage en Italie de 1917 où il a été marqué notamment par les vestiges de Pompéi. 

Il apprécie les figures mythologiques, notamment le Minotaure auquel il s’identifie parfois, mais également, depuis les années 1930 (période surréaliste), des figures secondaires comme les monstres hybrides que sont les centaures (mi-humain, mi-cheval) ou les faunes et satyres (mi-hommes, mi-boucs).

-le séjour au château Grimaldi (résidence d’artiste) - « A Antibes, je suis repris par cette Antiquité » (Picasso).

Pendant deux mois, du 17 septembre au 10 novembre 1946, Picasso va créer dans le château Grimaldi d’Antibes, racheté par la ville à l’Etat (Génie militaire) dans les années 20 et transformé en musée d’histoire et d’archéologie. 

Picasso va cotoyer et même s’entourer des pièces archéologiques du musée, notamment antiques, évoquant la colonie d’Antipolis fondée par les grecs. Il va souvent échanger avec le conservateur, professeur de Lettres classiques qui a largement étudié la ville et ses origines. Par les fenêtres de l’atelier, Picasso a directement vue sur la mer.


PICASSO Pablo (1881-1973), La Joie de vivre, octobre 1946, Antibes,
 Ripolin sur fibrociment, 120x250 cm, Antibes, musée Picasso.




II LA VIE DE L’ARTISTE – « Peindre comme d’autres écrivent leur autobiographie » (Picasso)


1-Le séjour

Picasso aime sur la Côte d’Azur retrouver des amis et partager le séjour avec sa compagne du moment. Il y est généralement heureux et dans une phase créative. Il connaît Antibes et le château Grimaldi qu’il a même failli acheter dans les années 20.

Contacté pendant son séjour à Golfe-Juan en août 1946 par un ami sculpteur (rencontré en 1936 à Paris), Michel Sima (Michel Smajewski, 1912-1987, rentré très malade de sa déportation à Auschwitz), et le conservateur du musée d’Antibes, Romuald Dor de la Souchère (1888-1977), Picasso qui a le désir de créer des œuvres de grandes dimensions (il peut seulement dessiner dans sa location estivale) et d’orner un lieu, se voit confier la décoration des murs du château et se voit attribuer comme atelier une grande salle du deuxième étage de l’aile sud. Il y travaille du début de l’après-midi à tard dans la nuit et Françoise Gilot (née en 1921), sa compagne, l’y rejoint. 

Michel Sima qui crée dans la salle voisine devient l’assistant de Picasso et va suivre son travail par un ensemble important de prises de vues photographiques qu’il publiera par la suite avec des commentaires de Paul Eluard (1948). 

Une autre photographe Denise Collomb suivra elle aussi le séjour de l’artiste qui va durer presque deux mois, du 17 septembre au 10 novembre 1946. 

Picasso laissera en dépôt au musée, à l’issue de son séjour, 23 peintures (dont 1 toile, la plupart des supports étant du fibrociment ou du contreplaqué du fait de la pénurie de matériels d’artiste au lendemain de la guerre mais aussi de l’envie du peintre d’expérimenter de nouveaux supports) et 44 dessins (il emmène de nombreux dessins et de petites toiles). 

L’œuvre majeure en est justement La Joie de vivre qui est de plus l’élément principal d’une série appelée La Suite Antipolis. Picasso reviendra pour de plus courts séjours dans les années suivantes, augmentant encore la collection d’un musée devenu le premier au monde qui lui est consacré et qui portera son nom dès 1966.


SIMA Michel (1912-1987), photos en noir et blanc de Picasso dans l’atelier du château Grimaldi, 
septembre et octobre 1946, Antibes, musée Picasso.


SIMA Michel (1912-1987), photos en noir et blanc de Picasso et Françoise Gilot dans l’atelier du château Grimaldi, 
septembre et octobre 1946, Antibes, musée Picasso.

GREENWOOD Marianne (1916-2006), photo du château Grimaldi, 1957.



2-Sa compagne, Françoise Gilot

Picasso a rencontré Françoise Gilot, jeune peintre de 21 ans, à Paris, sous l’Occupation, en mai 1943. Elle est de 40 ans sa cadette et va devenir sa muse alors qu’il vit encore avec Dora Maar. Leur relation devient plus importante en 1944-45 et Picasso sort ces années-là tout à la fois de la période de guerre, de sa période sombre et de sa liaison avec Dora Maar. 

Il se rend dans le Midi dès l’été 1945 (villa des Cuttoli au cap d’Antibes), et y revient fin juillet 1946 avant de loger à Golfe-Juan (chez Louis Fort, imprimeur et graveur). C’est une nouvelle période de bonheur, d’amour et de sensualité qui commence et c’est pendant ce séjour de 1946 que Françoise va tomber enceinte de leur premier enfant (Claude). Leur liaison durera jusqu’en 1953 et verra la naissance d’un second enfant, Paloma.

C’est Jacqueline Roque (cannoise) qui succèdera à Françoise et sera la dernière compagne de l’artiste dans cette région où le peintre s’installera (Cannes, Vauvenargues puis Mougins) et mourra.


III L’ŒUVRE

1-Le thème et la composition

Dans un paysage méditerranéen lumineux de bord de mer à la ligne d’horizon haute, se découvrent en trois bandes horizontales superposées, herbe, rochers, plage, arbre (à gauche), pied de vigne (à droite), mer, avec un voilier sur la gauche, et ciel. 

Sur le devant, une frise de personnages peu espacés réunit, dans une composition fermée et centrée, femme, bêtes et monstres hybrides dans la musique et la danse. 

Deux figures plus statiques, de trois-quarts, encadrent la scène : sur la gauche, un centaure de profil joue de la flûte et sur la droite, un faune assis joue de la diaule ; au centre, une danseuse nue (nymphe ou bacchante) aux formes longilignes et à la poitrine épanouie joue du tambour basque dans une danse effrénée, saute et virevolte dans un pas classique, et agite sa longue et épaisse chevelure comme deux ailes ; elle est accompagnée par les cabrioles de deux chèvres au visage humanisé (ou de deux petits faunes), l’une dressée sur ses pattes arrière, l’autre saisie en plein saut (comme la danseuse).

Dans un support très étiré horizontalement, les figures positionnées au premier plan occupent toute la hauteur de la scène. Sur le fond de bandes horizontales, les quatre figures centrales (centaure, danseuse, chèvres) s’inscrivent dans une composition triangulaire dont le haut de la danseuse forme le sommet ; ce triangle est symétriquement accosté à gauche par le bateau et le pied de vigne et à droite par la figure du faune assis.

2-Les références à sa vie personnelle

La Joie de vivre évoque par son thème tout à la fois la paix mondiale et le bonheur personnel retrouvés. Dans ce paysage méditerranéen éternel d’Antipolis (nom grec d’Antibes) et de l’Arcadie où un voilier pêche ou voyage et où une chèvre sourit, le temps du récit est un temps mythique, un âge d’or, un temps de bonheur idyllique qui entraîne toute la création à l’unisson dans le plaisir de vivre, la musique, la danse, la sensualité. 

Tout à la fois pastorale et bacchanale, la scène réunit devant l’infini du monde, la paix et l’atteinte du bonheur moral et physique dans l’énergie. Les figures évoquent l’Antiquité par le thème, par la nymphe, les figures hybrides et les instruments.

La figure centrale est bien entendu Françoise, la muse de l’artiste qu’il aime représenter comme une femme-fleur, comme une figure active dressée et ondulante, avec sa longue chevelure qu’il affectionne. C’est une divinité de la Vie, de la Joie et de l’Amour, réconciliant l’artiste et le monde par sa beauté et son énergie sexuelle. Picasso a d’ailleurs fait préalablement poser Françoise pour des Etudes de nu les bras levés au-dessus de la tête

Picasso s’identifie pour sa part souvent aux monstres hybrides, le Minotaure, parfois au faune et ici au centaure, êtres puissants agités par les désirs sexuels. Apprenant la grossesse de Françoise à la fin du séjour d’Antibes, il dessinera d’ailleurs sa future famille en se représentant en centaure, auprès de sa nymphe et de son enfant.

3-Les références à "sa" et à "la" peinture

Les thèmes antiques et les figures mythologiques sont présents dans l’œuvre de Picasso depuis les années 1920. En août 1944, il peint déjà une bacchanale où les figures, dont la danseuse au tambourin, annoncent La Joie de vivre et célèbrent la joie de la Libération de Paris. Cependant, dans cette œuvre de 1944, c’est  l’orgie de la foule dans une composition pyramidale qui est présentée dans le décor d’un bois. 

Dans cette œuvre, l’Antiquité et ses mythes sont revisités par l’intermédiaire de la peinture moderne, celle de la Renaissance (bacchanales, noces), celle du XVII° siècle (bacchanales, fêtes, triomphes), celle du XVIII° siècle (pastorales) mais plus particulièrement celle du Classicisme, puisque Picasso interprète ici un tableau du peintre Poussin qu’il admire.


POUSSIN Nicolas (194-1665), Le triomphe de Pan, 1635, huile sur toile, 134x145 cm, Londres, National Gallery.


PICASSO Pablo, Bacchanale, aquarelle et gouache, août 1944 (premier état).


PICASSO Pablo, Bacchanale, aquarelle et gouache, août 1944 (second état).


Par la suite, Picasso dessinera (1947-48) et gravera bien d’autres bacchanales (1955-1960) insistant davantage que dans La Joie de vivre sur l’extase sacrée par le vin et la chair. Dans le tableau d’Antibes, en effet, le vin est seulement évoqué par un pied de vigne et la nudité par la seule danseuse qui se donne en spectacle mais ne partage pas son corps. 

La posture de la danseuse s’inspire de la celle du tableau de Poussin mais répond également à ses recherches propres sur le même thème depuis 1899 (très nombreuses études de Femme nue aux bras levés dans des dessins, estampes mais aussi quelques peintures et sculptures, surtout vers 1906-07, vers 1927-29 et en 1939-40 ; voir également ses nombreuses figures de danseuses, de musiciens, de baigneuses). 

En 1939, plusieurs estampes montrent déjà une danseuse nue debout au tambourin (Fig.7). En 1945, Picasso représente dans une estampe réalisée à Antibes, une danseuse avec cette posture contournée des fesses et des jambes (Fig.8). 

En 1946, avant même le travail au château Grimaldi, les centaures, nymphes et faunes (présents depuis les années 30) forment de nombreuses triades dans les peintures et dessins de Picasso (Fig.9). Ces dernières vont cependant constituer les figures principales de la création d’Antibes nommée La suite Antipolis dont La Joie de vivre est l’élément majeur. Picasso marque  au revers de La Joie de vivre le nom d’Antipolis 46 [1946] et y dessine une tête de faune.


7-PICASSO Pablo, La femme au tambourin, 1939, 
gravure sur cuivre, 2ième etat, taille douce, grattoir, aquatinte, 66, 5x51, 2 cm, Paris, musée Picasso.

-
8-PICASSO Pablo, Faune assis de profil jouant de la diaule, nymphe dansant debout au maraca et au tambourin, 24 septembre 1945, Antibes, eau-forte, second état, 26, 5x34,8 cm, Paris, musée Picasso.


9-PICASSO Pablo, Faune debout jouant de la diaule, nymphe assise au tambourin et au compotier de fruits et centaure barbu au trident, 1946, Antibes, musée Picasso.



             PICASSO Pablo, Le centaure et le navire, 1946, Ripolin sur papier marouflé, 50x65 cm, Antibes, musée Picasso.          



 
PICASSO Pablo, Satyre, faune et centaure au trident, 1946, 
Ripolin et fusain sur fibrociment, 250x360 cm, Antibes, musée Picasso.



Au-delà du thème de la bacchanale et de l’œuvre de Poussin, il y a certainement l’envie chez Picasso de faire une œuvre en résonance avec Luxe, calme et volupté (1905) de Matisse (peintre auquel il rend visite à Vence en janvier 1946), où des personnages nus déjeunent sur la plage entre arbre et bateau et plus encore Le Bonheur de vivre (1905-1906), renommé plus tard La Joie de vivre également, où dans un paysage des figures humaines nues se prélassent, s’embrassent, font de la musique ou dansent. 

Picasso retient d’ailleurs pour son œuvre le titre de La Joie de vivre qu’il préfère au titre initialement proposé par Dor de la Souchère, Bacchanale au bord de la mer.


MATISSE Henri (1869-1954), Luxe, calme et volupté, 1904-05, 
huile sur toile, 98, 5x118, 5 cm, Paris, musée d’Orsay.


MATISSE Henri (1869-1954), Le Bonheur de vivre, 1905-06, 
huile sur toile, 175x241 cm, Merion, Barnes Foundation.


Enfin, on peut voir dans la grande œuvre horizontale et lumineuse d’Antibes au grand triangle central l’antithèse de Guernica (œuvre sombre à la composition centrale triangulaire, tout à la fois inspirée par l’histoire contemporaine, des figures mythiques et des peintures de Poussin) : la paix et le bonheur retrouvés après le meurtre et la barbarie. Il faut alors évoquer les deux allégories antiques de Picasso La Guerre et la Paix (1952) qui orneront plus tard la chapelle du château de Vallauris.




         PICASSO Pablo, Guernica, 1937, huile sur toile, 371x782 cm, Madrid, Museo Reina Sofia.

 
PICASSO Pablo, La Guerre, 1952, peinture sur panneaux d’Isorel, 10x4, 7 m, chapelle du château de Vallauris.


PICASSO Pablo, La Paix, 1952, peinture sur panneaux d’Isorel, 10x4, 7 m, chapelle du château de Vallauris.




Il semble donc qu’au-delà d’une peinture mythologique (l’Antiquité), d’un ancrage dans l’histoire contemporaine (la paix mondiale) et d’une peinture autobiographique (son séjour à Antibes avec Françoise), il y ait dans La Joie de vivre de Picasso, la recherche d’une certaine synthèse de sa propre peinture en résonance avec les grands maîtres anciens et contemporains au-travers d’un thème universel.

Il y a aussi sa réponse au problème de l’intégration de figures dans un paysage (à la suite de Manet, Cézanne, Matisse). En effet, si le décor garde les signes d’un paysage réel (la mer est visible depuis les fenêtres de l’atelier), il est un paysage réinventé, le cube scénographique d’une scène de ballet dont les parties noires seraient les côtés latéraux (dans l’atelier, Picasso travaille de nuit à la lumière de deux gros projecteurs de cinéma) et les bleus de la mer et du ciel le décor du fond ; ce cube scénique est cependant écrasé et aplati, constitué de bandes horizontales superposées et de zones colorées en aplat où les figures contournées d’un trait reposent sur l’épaisseur d’un trait semblable et communiquent leur transe curviligne à tout le décor, même à la ligne d’horizon.



4-La peinture (support, technique, style)

Le support est constitué d’une grande plaque de fibrociment, encadrée d’une cornière de fer, peinte au Ripolin. Les couleurs sont dessaturées et blanchies et adoptent pour le paysage des teintes réalistes (affirmation du ton local) ; il y a du bleu et du violine (mer et parties humaines des corps), du jaune plus ou moins beige et orangé (plage et bateau), du brun-rouge (dont les cheveux de la danseuse -vraie couleur des cheveux de Françoise-, et une partie du faune musicien), quelques touches de vert, du gris (rochers), du noir (bande inférieure au centre, bande médiane sur les côtés) et du blanc nacré et bleuté (ciel lumineux, mer près du bateau, corps des chèvres et d’une partie du centaure). 

Le paysage et les figures sont découpées en zones géométriques colorées (la chèvre de droite) qui jouent entre formes et fond, clair et sombre, positif et négatif, plein et vide, opaque et transparent : le centaure adopte en partie les couleurs de la plage et celles de la mer, se confond ou se détache d’elles et son buste semble disparaître derrière le rideau de la mer ; la danseuse a les bras de la couleur du ciel nacré mais l’espace du ciel compris entre ses bras adopte le bleu clair de sa peau ; la ligne d’horizon semble s’incurver entre centaure et danseuse, faisant pénétrer dans l’eau la couleur du ciel.

Cette œuvre majeure a été réalisée sur place et est présentée dans la salle même qui a servi d’atelier. Il semble que Picasso ait renoncé à la peinture murale mais ait gardé cette volonté de décoration murale par les grandes dimensions et la lisibilité des figures. 

Les nombreux dessins contemporains de cette peinture (triades mythologiques devant la mer) mais plus encore les photos en noir et blanc prises par Michel Sima nous renseignent sur la genèse de l’œuvre. 

Il semble que Picasso ait notamment supprimé la ligne des montagnes de droite, modifié la végétation  et transformé progressivement les figures en allongeant leur corps, en réduisant leur tête, en renforçant leurs courbes et en accentuant leur mouvement (Fig. 1 et 2).

Les formes simplifiées et géométrisées sont contournées d’un trait sombre comme dessinées en fil de fer souple. Les lignes courbes dominent en effet avec celles des corps mais également la répétition de cercles et d’ovales (têtes, tambourin, extrémités des instruments, fesses et seins de la danseuse). Les courbes gagnent même la ligne d’horizon et l’animent.  

Quelques lignes droites sont présentes cependant notamment dans le bateau et dans le découpage des zones colorées qui l’entourent mais également dans les pattes, le corps des instruments, la taille, les bras et le cou de la danseuse ou une branche de l’arbre. 

La schématisation réduit surtout les têtes à des formes géométriques petites et aux rares détails stylisés (visages dépersonnalisés), points et traits  (le trait en forme de V ou d’oiseau en vol du visage du centaure évoque tout à la fois la ligne des sourcils et du nez et déborde comme une paire de cornes). 

Il n’y a pas de modelé, pas de volume car l’espace est écrasé, aplati (au point que les figures reposent sur un simple trait) voire entremêlé (centaure et danseuse). Le bateau est tout à la fois abstractisé par ses lignes et ses géométries (à l’image des natures mortes contemporaines de l’artiste) et déformé par la multiplication des points de vue (l’ellipse l’assimile au poisson), déformation qui touche également les jambes (de face) et les fesses (vues de profil et de dessus) de la danseuse. 

Il y a là de fortes réminiscences au cubisme synthétique des années 12-20, avec la lisibilité de la composition et de la scène, la fragmentation de la surface en zones géométriques colorées, l’évocation du collage, le jeu fond-forme, la schématisation des formes et la réduction des figures à des signes. Cependant cette schématisation évoque également les arts primitifs qui ont fortement inspiré l’art de Picasso (art des roches gravées italiennes du Valcamonica, sculpture africaine, ibérique, océanienne, peinture romane).







lundi 17 octobre 2011

43-TROISIÈMES-"TABLEAU VIVANT"-PRÉSENTATION DU SUJET A DOMICILE




Octobre 2012 - "TABLEAU VIVANT" : Évoquez l'une des quatre oeuvres ci-dessous.

-La mise en scène et les photographies devront se faire à votre domicile et être rendues sous 28 jours. 
-Les membres du groupe obtiendront la même note, le travail étant noté sur l’idée, la mise en scène (éléments semblables au tableau original, éléments changés ou transformés : posture des personnages, décor, accessoires), et la qualité photographique (angle de prise de vue, couleur et lumière, retouche numérique). 
-Les photos devront être rendues accompagnées de l’indication de la classe et de tous les noms et prénoms des membres du groupe (le nombre d’élèves par groupe est limité au nombre d’élèves présents sur la photo plus le photographe) : soit sur papier (tirages imprimante en couleur ou noir et blanc), soit expédiées, sous forme numérique (en pièces jointes) à l’adresse habituelle (photos en format Jpeg).

Comment évoquer une œuvre (imitation, parodie) en passant du 2D au 3D ? Comment reconstituer, actualiser ou transposer la scène ? Comment mettre en scène et garder une trace photographique de cette action ou performance ? Comment utiliser l’infographie (retouche d’image sur ordinateur) pour accentuer l’idée retenue ?

La naissance des "Tableaux vivants photographiques" remonte au milieu du XIX° siècle et donc aux débuts de la photographie. A cette époque les "Tableaux vivants" sont un divertissement théâtral et mondain où les acteurs reconstituent, avec accessoires et décor, des tableaux célèbres ; leur mise en scène va être fixée par la photographie pour en garder le souvenir avant d'être dirigée par le photographe pour faire oeuvre. Cette pratique perdure chez de nombreux photographes et plasticiens contemporains comme Alain Jacquet dans les années 1960 ou, plus récemment, comme Joël-Peter Witkin ou encore Gérard Rancinan.




LE CARAVAGE (c.1571-1610), Les Pélerins d'Emmaus, 1601,
 huile sur toile, 141x196, 2 cm, Londres, National Gallery (avec un groupe de 5 élèves).
VOIR UN ARTICLE PRÉSENTANT LES DEUX VERSIONS DE CE TABLEAU
http://www.lexpress.fr/culture/art-plastique/sa-part-d-ombre_486525.html



DE LA TOUR Georges (1593-1652), Le Tricheur à l'as de carreau, 1635,
 huile toile, 106x146 cm, Paris, musée du Louvre (avec un groupe de 5 élèves).
VOIR LA NOTICE DE CETTE OEUVRE AU MUSÉE DU LOUVRE
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-tricheur-las-de-carreau?selection=44846


FRIEDRICH Caspar David (1774-1840), Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, 1817-1818,
 Kunsthalle de Hambourg (avec un groupe de 2 élèves).
VOIR UN SITE PRÉSENTANT L'ARTISTE ET LE TABLEAU
WATERHOUSE John William (1849-1917), Sainte Cecile, 1895,
 huile sur toile, 123,2x200, 7 cm, Collection particulière (avec un groupe de 4 élèves).



VOIR DES EXEMPLES D'OEUVRES RÉINTERPRÉTÉES



VOIR EN EXEMPLE LE CLIP VIDÉO (3 MN), 70 MILLION, 2011 
 DU GROUPE "HOLD YOUR HORSES !"






VOIR LES TABLEAUX AUXQUELS ILS FONT RÉFÉRENCE 
DANS CE DEUXIÈME CLIP VIDÉO DE 70 MILLION 








Pour réaliser vous aussi vos graff en ligne : GraffitiCreator




samedi 15 octobre 2011

42-QUATRIÈMES-"QUATRE FOIS LA MÊME TÊTE MAIS PAS TOUT A FAIT"





Pour réaliser vous aussi vos graff en ligne : GraffitiCreator


Photocopie en noir et blanc du tableau (en couleur) de CHASSÉRIAU Théodore (1819-1856), Étude, tête de gaulois, 1853-1855, huile sur toile, Clermont-Ferrand, musée Roger Quillot.

Octobre 2011 - Réalisez quatre interprétations différentes du document fourni (série, suite). 
Format Raisin (50x65 cm), techniques libres (y compris utilisation du document lui-même, décalqué, multiplié ou collé), noir et blanc et/ou couleur, 3h 30.



QUESTIONS DU COMMENTAIRE ÉCRIT DE LA PRODUCTION

1-Comment avez-vous organisé les quatre têtes et géré le fond ?
2-En quoi chacune des quatre têtes évoque-t-elle le référent ? Avez-vous collé tout ou partie de la photocopie ?
3-En quoi chacune des quatre têtes diffère-t-elle du référent et des trois autres têtes ? Quelle est l'idée d'ensemble (série ou suite) ? 
4-Avez-vous utilisé le noir et blanc ou la couleur ? Quels outils et techniques avez-vous utilisés ? Comment avez-vous pu équilibrer valeurs, couleurs et techniques sur l'ensemble de votre support ?